La ciudad perdida de Cecil B. DeMille.

 

ciudad perdida diez mandamientos

Una esfinge completa es el primero de los tesoros exhumados en el desierto de Guadalupe, a 260 kms de Hollywood en lo que se ha llamado  “La ciudad perdida”. 

Las excavaciones no corresponden  ruinas egipcias, son los  restos del monumental decorado que se construyó en 1923 para la película muda, en blanco y negro del mítico director Cecil B. DeMille, “Los Diez mandamientos”. 

La historia de  “La ciudad perdida”  comenzó hace 92 años, cuando el legendario director de cine  DeMIlle se disponía a rodar la el proyecto cinematográfico más ambicioso y popular hasta el momento. “Los diez mandamientos”. Para el rodaje, el realizador contó con un presupuesto de 1,48 millones de dólares.  A pesar de que la productora  puso en riesgo la empresa,  la epopeya bíblica  batió todos los records posibles de taquilla, permaneciendo en los cines de Estados Unidos durante más de un año.

efinge de los 10mandamientos

Una de las esfinges que se usaron para la gran producción

 

Se escogieron las  localizaciones  en  una zona desértica  en la costa central de California.   El abultado presupuesto de la producción histórica incluía la realización de un  decorado que representaba un paisaje de ensueño egipcio. El decorado  estaba formado  por veintiuna esfinges gigantes alineadas formando una ruta al templo de  800 metros de ancho y 120 metros de altura.  Las figuras y el resto del paisaje se construyeron en  Los Ángeles y fueron transportados  pieza por pieza a Guadalupe, donde se encontraba el equipo de rodaje.

decorado diez mandamientos

Decorado de la película «Los diez mandamientos» enterrado en el desierto.

 

Según cuenta  la leyenda, después de realizarse la  filmación, el conjunto era demasiado caro para transportarlo  y demasiado valioso como para dejarlo a los cineastas rivales.  Se  decidió, entonces, cavar una zanja y enterrarlo en pleno desierto.  El equipo de  Paramount mantuvo en secreto el lugar donde se enterrarían los restos.

Las esfinges y la puerta del templo han permanecido enterradas durante nueve décadas y durante muchos años olvidados. Hasta que en  1983  un grupo de aficionados al cine, guiados por  una pista críptica encontrada en  la autobiografía  póstuma de DeMIlle  localizaron los primeros restos en el  desierto de Guadalupe.  Durante casi veinte años  cineastas y arqueólogos han intentado recaudar dinero para las excavaciones. En el año 2012 una cabeza de yeso de una esfinge fue exhumada pero se terminó el dinero destinado a las obras.

En octubre de 2014 una de las esfinges ha visto la luz.  Arqueólogos profesionales están llevando a cabo la original excavación.

La recuperación del conjunto está unida a uno de los más grandes personajes de la historia de Hollywood, Cecil Blount DeMille. El director y productor, hoy casi olvidado,  no llevo una vida menos sorprendente de lo que fueron los  espectáculos que se convirtieron en su marca como un productor de cine y director.

La impresionante carrera del realizador  coincidió con el  principio y la edad de oro de los estudios de Hollywood. Sus producciones formaron parte del  revolucionario y poderoso  entretenimiento de masas. Su  extravagante y barroca forma de crear entretenimiento  colaboraron  en  que se creara  un modelo de consumo que influyó profundamente en las costumbres americanas contemporáneas.

DeMille  cabalgó entre dos siglos lo que le hizo  evolucionar y  desarrollar  un estilo visual muy pictórico  que le llevó al  éxito en taquilla durante varias décadas  sucesivas. Fue el único capaz de  realizar  películas que aseguraran récords de taquilla y eso  le valió el título de «El señor de Hollywood.»

cecil b.

DeMille nació en Ashfield, Massachusetts, el 12 de agosto de l88l. Hijo  de un  dramaturgo descendiente de inmigrantes holandeses y de una descendiente de familia judía.  Estudió en el Colegio Militar de Pensilvania. A pesar de que era un buen estudiante, decidió seguir los  pasos de su padre y su hermano,  dedicándose a la carrera  teatral. Se formó en Academia Americana de Arte Dramático

Tras su graduación en l900,  DeMille   trabajaba como actor en una compañía con la que viajó por Estados Unidos. A pesar de que le gustaba la actuación, lo que de verdad le gustaba era escribir y producir.

laskygoldwyndemille1

Lasky, Goldwyn y De Mille crearon la productora Lasky.

Fue en 1913 cuando decidió dar el salto. Lo hizo con la creación de una empresa  para producir adaptaciones cinematográficas de los éxitos de teatro y vodevil. Contaba por entonces con 30 años. La empresa la fundaron entre De MIlle,   Jesee L. Lasky, un productor de espectáculos,  Samuel Goldfish (mas tarde Goldwyn) y Arthur un conocido de ellos.

“El prófugo”, The Squaw Man,  fue  el primer lanzamiento de la compañía  a la que siguieron otros muchos títulos de obras de teatro llevadas al cine.

Durante estos años, DeMille trabajó a un ritmo vertiginoso en el estudio de Los Angeles.  Supervisaba todas las producciones en el estudio, además de dirigir personalmente unos pocos títulos. Su papel de productor abarcaba la asignación de un el director de una película y la supervisión general de los presupuestos, los horarios de rodaje, y la copia de distribución final.

En  tan solo un año,  DeMille había amasado una plantilla de cinco directores, cinco cámaras y ochenta actores. Un año más tarde, en 1914 la empresa de De Mille adquiriría los derechos de las obras de teatro más famosas de Broadway para llevarlas al cine. Además se negoció con Paramount Pictures para la distribución de sus películas.

Entre los éxitos cosechados por la productora de De MIlle, destaca “El tramposo” (“The cheat”) un melodrama acerca de la relación interracial protagonizado por Fannie Ward y Sessue Hayakaa  un film realmente controvertido para la época.

http://www.youtube.com/watch?v=zRo-e28MqN8

La película se convirtió en la primera de renombre internacional  que hizo famoso a De Mille en el mundo entero.

A partir de ese momento las películas de De Mille empezaron a crecer en presupuesto lo que le llevo a reducir el número de estrenos al año.

En 1916 la empresa de Lasky y DeMille  se fusiona con  la  Paramount Picture de Zukor. Uno de los puntos que Zukor consideró interesante a la hora de la fusión fue  el talento como director y el gran activo que era Cecil B. para la empresa. Zukor posteriormente adquiriría la mayoría de la empresa creada.

Con la llegada de DeMIlle, la Paramount se convirtió en la “productora del director”.

Parte de la estrategia deliberada de DeMille en el establecimiento del culto del director de cine era un estilo de vida extravagante y muy publicitado. Compró una casa  estilo colonial español. Adquirió una finca con  varios cientos de hectáreas y construyó un rancho llamado Paraíso. También adquirió un yate, en 1921, como escaparate de su éxito.

Una de las frases más famosas del director, es el consejo que le dio a Paulette Goddard cuando comenzó su carrera. «Nunca vayas por la calle ni siquiera a tirar la basura, sin estar vestida y arreglada hasta los dientes.”

De MIlle era un gran experto en la creación y explotación de su propia persona. Mientras otros ejecutivos del cine posaban de forma convencional con traje y corbata, DeMille lo hacía con el cuello de la camisa blanca desabrochada,  con un aura mucho más romántica. Sus extravagancias a la hora de vestir, le llevaron a hacerse un set de trajes de lo más original. Acostumbraba a vestir con  polainas, pantalones de montar, una camisa con el cuello abierto, un silbato de plata, y un sombrero a lo Louis XV.

extraagante DeMille

Imagen habitual de Cecil B. DeMille, botas y pantalones de montar.

 

Además de su original imagen, a medida que sus producciones se hicieron más fastuoso, él mismo  se rodeó de un séquito que le acompañaba a todas partes,  incluyendo un productor asociado, agentes de prensa, los ayudantes de  guión, una secretaria, un ayudante de dirección, ayudante de micrófono, y una persona que le llevaba la silla.

Su oficina era un lugar que impresionaba a todos los visitantes; ventanas góticas, alfombras de piel, armaduras, casos de recuerdos, bocetos y pinturas de producción, y un enorme escritorio tallado.

oficina de Mille

Despacho Cecil B. DeMille durante sus años en la Paramount.

 

De Mille fue un defensor a ultranza del papel del director en el cine. La Paramount gracias a su influencia llegó a convertirse en “la productora del director”. Los actores ya no tenían que ser estrellas consagradas, Un famoso director podía convertir desconocidos en estrellas del celuloide.

En la época de cine mudo anterior a la primera guerra mundial, DeMille experimentó con muy diferentes géneros cinematográficos. Hizo  westerns, comedias, melodramas domésticos, epopeyas históricas, y películas de guerra.

Después de la guerra,  se adaptó a las nuevas necesidades  produciendo  comedias sexuales y melodramas, historias sobre el estilo de vida de los ricos orientado a las crecientes expectativas de la clase media en una economía de consumo masivo.  Varias de estas películas contenían secuencias espectaculares  que contribuían al aumento de los costos de producción, pero deleitaban  al público que adoraba este tipo de cine.  A medida que la «ética de consumo» se fue apoderando del ánimo del país, la «nueva mujer» se convirtió el símbolo de la nueva sociedad. El “Sex Appeal” llego hasta el cine llenando una nueva era de  historias  inteligentes y comedias  sofisticadas «.

La primera de las películas de esta nueva forma de vida es “ Old Wives for the new”

http://www.youtube.com/watch?v=CD53hWdewZ8

La película contaba historias modernas de interés humano. Esta primera historia  abrió el ciclo de comedias sexuales que  tendrían su momento más brillante,  posteriormente, en las películas del  Enrst Lubitsch.

“Los diez mandamientos”, (1923)   supuso un antes y un después en las relaciones entre  DeMille y su productora.  Durante el rodaje,  las relaciones entre ambos llegaron a su momento más tenso. El presupuesto de la película no paraba de crecer. Escenarios costosos, y gastos añadidos (el director quería  filmar en parte en color) llevaron a Zukor a poner restricciones de presupuesto a uno de sus directores favoritos.   A pesar de esta experiencia, el director realizó “Rey de Reyes” con un coste  Costó 2.000.000$, una cifra realmente astronómica para 1927 lo que creo una crisis en la productora que casi le lleva a la bancarrota.

Cuando llegó el sonido, DeMIlle fue capaz de reinventarse, lo hizo con la ayuda de Mary Pickford en “El signo de la cruz”  La película  se convirtió en un éxito comercial en su estreno convirtiéndose en  el primero de numerosos espectáculos históricos con el  sello del director en el período de sonido.

A pesar de que críticos de la época consideraron que el director perdió calidad con la llegada del cine sonoro, son las producciones de esta etapa las que más han transcendido en la actualidad. “Cleopatra”(1939), “Sansón y Dalila”(1949),  “El mayor espectáculo del mundo”(1952) (por la cual ganó el premio Óscar a la mejor película) y por supuesto la nueva versión de “Los diez mandamientos” protagonizada por Charlton Heston. (1956)

Como director, DeMille era  incapaz de delegar autoridad, no dejaba nada al  azar supervisando personalmente los detalles tales como la selección de miles de extras y los animales para sus espectáculos. Era incansable incluso cuando se encontraba enfermo.

En 1954 sufrió un ataque al corazón durante el rodaje del remake  que realizó él mismo de “Los diez Mandamientos” en Egipto. A pesar de que le aconsejaron  que abandonara la producción de inmediato se negó a  cortar el rodaje  y terminó la agotadora labor que costó cuatro meses,

Para DeMille, ser  director de cine fue lo que le dio sentido a su vida.

Su carácter controvertido,  mujeriego y autoritario y sus últimos años en los que tuvo un serio enfrentamiento con John Ford y otros directores por la famosa “caza de brujas” fueron determinantes para que en a su muerte en 1959 cayera en el olvido.  Los críticos a su muerte consideraron que había terminado una nueva etapa “ DeMillenium” había finalizado.

DeMille  dejó un legado monumental al ser iniciador del  concepto del cine comercial de gran éxito,  concepto que ha prevalecido entre muchos  directores de Hollywood que llenan las arcas de las productoras de Hollywood del siglo XX y XXI

Nos quedamos con las imágenes del la ciudad perdida de DeMille.

 

 

Bibliografía.

– Sumiko Higashi – Cecil B. DeMille: “ Una guía para la Referencia y Recursos

– Los Angeles Time. http://www.latimes.com/local/la-me-1018-sphinx-dunes-20141018

–  http://sensesofcinema.com/2013/great-directors/cecil-b-demille/;

Feliz navidad. Comparte tu creatividad.

La navidad es el momento más mágico del año. Es tiempo de afectos y de crear nuevos recuerdos.  Es también un momento de reflexión en el que debemos de plantearnos cuales son las prioridades de nuestra vida.

Cerremos los ojos y pensemos cuales son nuestros deseos reales y las ilusiones que todavía no hemos cumplido.

Llevamos unos años escuchando frases bonitas y optimistas que anuncian que la situación está cambiando.  No podemos conformarnos con esperar. Somos nosotros los que debemos decidir cuál es el rumbo que queremos para nuestras vidas.

Aunque no veamos la salida..   Nos queda una alternativa. La salida está dentro de cada uno de nosotros. LA CREATIVIDAD.

La creatividad es un valor inherente al ser humano. Todos hemos sido niños y hemos sido capaces de inventar juegos y entretenimientos y es ese mismo valor el que nos hace capaz de sobrevivir en momentos desesperados.

Este es el mensaje que queríamos transmitir esta navidad.

Mi equipo ha  gastado ¡50€!  en su realización, porque precisamente queríamos que fuera una labor simplemente artística.

En los 50€ están incluidos los materiales de los regalos hechos a mano, unas nuevas baterías para la Black Magic Pocket (para que aguantaran el rodaje), los derechos de la música y materiales para crear iluminación totalmente caseros. (Gracias Roberto)

No hay travelling, ni grúas ni sonido. Tampoco los actores son profesionales.  A pesar de que ellos, desde el principio, se  involucraron en el proyecto,  no quisimos robarles demasiado tiempo. 3 horas de rodaje en las que muchos de los planos no se pudieron repetir porque no había tiempo.

Para el rodaje utilizamos objetivos rusos analógicos q tienen más de 20 años.  Nos prestaron el trípode.

En  conclusión, un proyecto totalmente manual que está realizado CON TODA LA ILUSIÓN, AMOR Y CREATIVIDAD.

La combinación de nuestro mensaje para vosotros en esta navidad.

FELIZ NAVIDAD A TODOS.

Y ya sabéis. si os ha gustado el mensaje, compartir la creatividad. Y no dejéis de ver los créditos que mi equipo lo merece!.

Los mejores cortos de navidad de Disney.

wpid-img_13858589639176691

Un corto de navidad perdido desde 1927 ha sido encontrado en Noruega. El primer corto de navidad de Walt Disney se acaba de encontrar  en una biblioteca de Noruega. La película se encontraba en dos carretes claramente etiquetados. Los empleados de la biblioteca estaban digitalizando las películas y los documentos de su colección cuando realizaron el descubrimiento.

En un primer momento pensaron que se trataba de material de archivo de “Felix el Gato”, fue el historiador David Gertein el que les anunció que acababan de descubrir un gran tesoro.

La película llamada “Calcetines vacios” está protagonizada por Oswald el conejo afortunado un personaje creado antes que el propio Mickey Mouse.

Hasta este momento solamente se conservaban 25 segundos de esta película que tiene una duración completa de 5 minutos y 30 segundos.

Junto con “Calcetines vacios se encontró una copia de otra película de Oswald “Tall Timber

La navidad ha sido uno de los temas favoritos de la Disney desde sus inicios.  A finales de los años 20  La factoría comenzó a crear felicitaciones de sus más queridos personajes dedicados a los niños. Hemos seleccionado algunas de ellas que pueden recordarnos a más de uno nuestras primeras navidades.

El primero de los cortos que se conocen de Mickey sobre navidad es “Los huérfanos de Mickey” de 1931  en el que un grupo de gatitos huérfanos aparecen en la casa de Mickey para arruinar la fiesta de navidad que han organizado Mickey, Minnie y Goofy.

En 1932, el corto “El taller de Santa” de  Silly Symphony  representa Papá Noel y sus duendes preparando la lista y los juguetes de navidad.

De ese mismo año es «Buena acción de Mickey», un corto deliciosamente tierno que cuenta la  historia de la víspera de Navidad cuando Mickey Mouse vende a Pluto para  ayudar a una familia pobre.

http://www.youtube.com/watch?v=ANlOFyhZJSI

Un año más tarde, en 1933, un nuevo Silly Symphony volvía a abordar el la labor de  Santa Claus en la entrega de los  regalos a los niños en el mundo en «The Night Before Christmas», basada en el poema clásico de Clement C. Moore.

http://www.youtube.com/watch?v=clf5E3o72Dk

En las décadas que siguieron, la navidad no ha faltado como tema de innumerables promociones y cortos especiales,  animados especialmente para estas fechas.

Varios han sido los protagonistas de estos cortos Donald ha protagonizado varios de ellos. En «Juguetes Nómadas» (1949)  el pato  Donald tiene que luchar con  Chip y Chop por los  regalos del árbol de navidad.

http://www.youtube.com/watch?v=biy5HrSCSSg

En 1952 Chip y Chop repiten en “Árbol Navidad  de Pluto” El corto narra cómo Mickey y Pluto talan el árbol de navidad para descubrir A Chip y Chop

http://www.youtube.com/watch?v=dNndjpMRgtU

Los cortos de animación con los años se fueron convirtiendo en algo más que pequeñas felicitaciones. La duración aumentó  y la dificultad en cuanto a guiones y movimientos. Las historias rondaban los 25 minutos contando ya historias más complejas.

Entre estas nuevas producciones, “The small” (Pequeño, el burrito) es uno de las producciones menos conocidas.  La original historia cuenta las dificultades de un niño de Judea que busca para el burrito llamado  Pequeño un hogar para vivir.  Tanto los dibujos como la animación tienen los ingredientes más genuinos de los clásicos animadores de Disney.  Es uno de los cortos más recomendables.

http://www.youtube.com/watch?v=IB-PTkRv50Q

De entre toda la selección de cortos producidos por los estudios Disney, posiblemente el más querido y familiar sea “La navidad de Mickey” de 1983.  Es una nueva versión de cuento de navidad (versión que no aparece en mi post sobre Cuento de navidad).  El inmortal clásico de Charles Dickens está protagonizado por la mayoría de los clásicos personajes de Disney.  el tío Gilito en el papel de avaro tiene como protagonistas, Mickey como Bob Cratchit, Goofy como el fantasma del socio. Y los tres espíritus retratados como Pepito Grillo, Willie el Gigante y “Pata de Palo” Pete.

Este corto recibió una nominación al Oscar como mejor corto. Ha sido uno de los cortos de referencia en muchos hogares  durante las vacaciones de navidad.

En los últimos años Disney ha rentabilizado la navidad por medio de largometrajes o versiones de  sus grandes éxitos adaptados a la navidad.  A pesar del gran éxito comercial de todos ellos, en ocasiones se ha vuelto a utilizar la magia del corto-felicitación. Es el caso de la película “Mickey descubre la navidad” (1999)  que estaba formada por tres historietas cortas, muy al estilo clásico protagonizada por protagonizada por Mickey, Minnie, Donald y sus tres sobrinos y Goofy e hijo.

http://www.youtube.com/watch?v=707doH_n6SY

Su secuela en 2004  “Mickey descubre la navidad” estaba formada por  cinco cortos, también con los personajes más conocidos de Disney,  creados por primera vez por ordenador.

Los dibujos  de navidad de Disney ya son una tradición en los hogares de todo el mundo. Todos los años la compañía edita nuevas recopilaciones remasterizadas y mejoradas, porque sabe que las nuevas generaciones también van a crecer soñando con estos queridos personajes que se han ido transmitiendo de generación en generación.

Nos quedamos con una recopilación de varios cortos y con una pregunta. ¿ Cual es tu corto  favorito?

http://www.youtube.com/watch?v=uqcHqDuYFco

Grandes películas que fracasaron en taquilla. El negocio incierto del cine

laparadadelosmonstruos

El negocio del cine es uno de los negocios de mayor riesgo que existe.  Una buena producción acompañada por un guión óptimo, dirigida por un excelente director y con inmejorables interpretaciones de los actores  no garantiza una buena taquilla.

Una gran inversión tampoco es un seguro de éxito.  Grandes producciones han supuesto fracasos económicos  importantes. En algunos casos, una mala inversión ha llegado a  arruinar una productora sólida.

Hasta que una película no está terminada es imposible valorar la calidad del producto.  Ni siquiera una película de calidad  es un aval de que se vayan a cumplir con las expectativas económicas que se espera de ellas.

Películas  sobradamente reconocidas en la actualidad, no encontraron éxito inmediato cuando fueron estrenadas.  En muchos de los casos han sido películas adelantadas a su tiempo, en otras errores de distribución, en algunos casos son temas incómodos o inoportunos.  

Entre los clásicos de cine mudo, puede considerarse que uno de los primeros  fracasos de taquilla fue  “Intolerancia” (1916)  de DW Griffith.

Después del éxito de “El nacimiento de una nación “(1916). Griffith decidió invertir sus beneficios en esta astronómica producción que por aquel entonces ascendió a 2 millones de $.  La mayor parte del presupuesto fue a parar a los espectaculares escenarios de Babilonia que se construyeron, para los más de 4.000 extras que participaron en ella y para  la orquestación completa que se utilizo para acompañar la película.

La pobre respuesta recibida en taquilla llevo a Griffith a la quiebra, arrastrando sus deudas durante veinte años.

“Intolerancia” contaba cuatro historias en paralelo que abarcaban diferencias sustanciales en el tiempo y en la cultura. Todos ellos trataban el tema de la intolerancia, la cruel naturaleza humana y la hipocresía.  La historia, contada de una forma no lineal estaba separada por abundantes transiciones. La dificultad de esta construcción audiovisual junto con  la excesiva duración, 3 horas, colaboraron en su fracaso.

La película no cosecho la popularidad esperada por los temas pacifistas. Y es que la película se estreno poco antes de la entrada de los Estados Unidos en la primera Guerra Mundial.

Más estrepitoso,  todavía, resultó el fracaso de  “La parada de los monstruos” (1932) de  Tod Browning.

El director, que estaba totalmente fascinado con el circo desde que era joven,  pretendía redefinir los conceptos del amor, la belleza y la anormalidad  a través de una nueva visión.  La visión de los monstruos del circo, personajes con  malformaciones de la vida real, como enanos, hermafroditas andróginos, gemelos siameses o la mujer barbuda.

La película fue un autentico desastre financiero y de crítica, La propia productora vendió la película enseguida de su lanzamiento a distribuidoras de segunda clase. Para Browning fue el comienzo de su declive.

El público no estaba preparado para entender la dimensión de la película.  Años más tarde, treinta años, toda la crítica y el público se rendirían ante esta obra clásica  como consecuencia del reestreno en el  Festival de cine de Venecia en 1962

“Sopa de Ganso”(1933), a pesar de que en la actualidad,  es una de las favoritas de los críticos de los hermanos Marx, fue un fracaso comercial.  El público y la crítica no aceptaron la  actitud cínica y mordaz hacia la guerra y  la política.

A los Marx les supuso la ruptura con la Paramount.

Una de las películas de mayor recaudación de la historia del cine, paradójicamente forma parte de esta lista de fracasos en taquilla. Se trata de  “El mago de Oz” (1939) de Victor Fleming.

La que hasta ese  momento fue la producción más cara de la Metro Goldwing Mayer, no recuperó su inversión en el momento de su estreno.  La película desde el principio fue un pequeño desastre.  Más de doce guionistas, tres directores, 6 estudios de sonido y 23 semanas de rodaje que supusieron casi 3 millones de $.

La inversión no se recuperaría hasta 1956 cuando la película se vendió a la televisión, esta la emitiría cada año convirtiéndola en el fenómeno cultural que es en la actualidad. (véase mago de Oz)

Durante todo el tiempo que duro el proyecto se creaban nuevas técnicas de efectos especiales, coincidiendo con la llegada del Technicolor.  Ni crítica ni público supieron valorar la película, únicamente la academia de Hollywood  quiso reconocer la obra con 6 nominaciones para el Oscar.

Una de las películas más famosas y mejor valoradas por los críticos cinematográficos de toda la historia del cine es “Ciudadano Kane” (1941) de Orson Welles. A pesar de que esta fuera de toda duda la calidad de la obra, la película fracasó en taquilla.

La obra maestra repleta de escenas notables y técnicas cinematográficas y narrativas novedosas y experimentales, tanto en fotografía como en edición y sonido, cautivó desde el primer momento a la crítica que supo valorar la calidad del producto.

Sin embargo, Cuando Hearst descubrió que la historia de Kane era una adaptación desfavorable de su biografía,  prohibió cualquier mención de la película en todos sus periódicos  y cadenas de radio de todo el país. Lo que influyo negativamente en el funcionamiento comercial de la producción.

Esto,  unido a un nuevo lenguaje cinematográfico que el público desconocía hasta ese momento,  supusieron unas pérdidas de 160.000$, únicamente atenuados  por las nueve nominaciones a los Oscar de la academia incluidos mejor director y mejor película.

Sorprende también  que lo que se ha convertido en un clásico navideño indispensable.  “Qué bello es vivir” (1946) de Frank Capra, resultara otro fiasco en taquilla.  La historia de la película se puede ver en mi entrada el mejor regalo.

Como en otros casos,  no fue suficiente una buena crítica y varias nominaciones al Oscar para que el público se acercara a las salas a ver la película.  Una narrativa oscura, que no fue del gusto mayoritario,  y un tema que no se supo interpretar hicieron perder a la productora 525.000 $.

Entre las películas “incomprendidas” por el público en el momento de su estreno, hay un género que destaca; la ciencia ficción.  Se trata de producciones que han encontrado su sitio con el paso del tiempo

Puede considerarse que eso es lo que le sucedió a “Blade Runner” (1982) de Ridley Scott.  Actualmente considerada como una película de referencia del género, en su momento fue considerada una película más.

A principios de los 80,  los cines estaban saturados de ciencia ficción. La cartelera estaba repleta de producciones como Star Treck, “La cosa” o incluso “ET el extraterrestre”.  A pesar de que la película no fue un fracaso estrepitoso en taquilla, como algunas de la lista, no se cumplió con las expectativas previstas de público.

Fue a raíz de la versión del director, que cambió el final, cuando la película comenzó a convertirse en lo que es en la actualidad.  La llegada de  la versión definitiva de Ridley Scott es la que ha convertido la producción en un clásico de referencia. Actualmente se encuentra en la Biblioteca del Congreso recogida en  el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos, por considerarse significativa.

Mayor debacle de taquilla sufrió esta otra película de ciencia ficción,  “Brazil” (1985) de Terry Gilliam.  A pesar de que el director había cosechado gran triunfo con los éxitos de las películas de Monty Python, la Universal se negó a estrenar la película cuando la vio terminada.

La productora no vio con buenos ojos su temática distópica ni la forma de narrar,  tan particular.  Una vez estrenada, tampoco el público fue capaz de entender  la película, castigándola con una pobre recaudación.

A pesar del fracaso, la película desde el año 1996 ha sido lanzada hasta en cinco ocasiones con diferentes formatos para consumo personal.

“Cadena Perpetua “( 1994) de Frank Darabont es otra de las películas que tuvo reconocimiento instantáneo de la crítica pero no del público.  Una mala distribución,  no llegó hasta el público adecuado,  puede ser la razón de que no alcanzara el éxito esperado en las salas de cine.

Sería el VHS el que introduciría la producción entre un público más amplio y convertiría la película entre una de las 100 mejores del último siglo.

David Fincher  y Alfonso Cuaron tampoco se libraron de tener que esperar a la distribución en Video o Dvd  para hacer caja. Tanto  “El club de la lucha” (1999. Fincher ) como “Hijos de los hombre” ( 2005, Cuaron)   recibieron modestas recaudaciones de taquilla que posteriormente la distribución casera multiplicaría entre sus beneficios brutos.

“La invención de Hugo”(2011) de Martin Scorcese es uno de los mayores quiebros de los últimos años.  Con un presupuesto de 170  millones de $,  la película solo logró cobrar en taquilla 73 millones.

A pesar de las 11 nominaciones a los Oscar de la academia, una mala decisión a la hora de programar el estreno  parece ser la causa principal del fracaso. La película se estrenó al mismo tiempo que la saga Crepúsculo y los Muppets, ambas producciones destinadas al público familiar.

No son las únicas películas reconocidas que en su tiempo recibieron malos resultados de taquilla, ni tampoco son los peores negocios del mundo del cine. Pero son una muestra de que ni siquiera una gran película te garantiza resultados en taquilla.

Nos quedamos con “La invención de Hugo” y con una pregunta. ¿ Conoceis alguna buena película que no haya sido reconocida como merece  hasta el momento ¿

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies